Бесіда про малювання

бесіда

Франс Снайдерс, Дослідження на тваринах, c. 1594-1657

Крістіна Ріс: Я була в Санта-Фе на початку цього літа і влаштувала шоу в Музеї мистецтв Нью-Мексико, яке мене здуло. Я все ще думаю про це. Це називається Лінії думки: малюнок від Мікеланджело до теперішнього часу. Це все малюнки деяких найбільших художників в історії, починаючи з 15 століття і донині. Від Леонардо да Вінчі до Дюрера, Рембрандта, Дега, Джулі Мерету, Базеліца, Бріджит Райлі. Це не величезне шоу, і цього не повинно бути, але воно було настільки гарним, що вразило мене, як наркотик. Ескізи, дослідження, усі ці дивовижні, інтимні роботи на папері, у яких рука художників дуже присутня. Є малюнки да Вінчі настільки живі та безпосередні, що здається, що він їх намалював учора.

Моя робота - дивитись на мистецтво, і навіть я забуваю, наскільки важливим є або, принаймні, був малюнок. Таке враження, що малювання прослизнуло по сходах важливості як інструмент чи процес художника. Або має?

Майкл Бісе: Це ще не прослизнуло по сходах з жодним із артистів, котрі я дбаю. Зустріч із малюванням - це початок рядка для тих, хто хоче назвати себе художником. Просто немає іншої точки входу. Це те, що зробили перші люди, які займалися мистецтвом.

Багато людей, як правило, забувають про те, що люди не стають художниками в коледжі чи аспірантурі чи в іншому невизначеному моменті, коли це може здатися модним. Художники дізнаються, чи є вони художниками, коли вони є дітьми. Хтось - будівельник, хтось - шухляда, найкращий - і той, і інший - але якщо ви не досить уважні до уваги до пластичності, пов’язаної з пильною увагою до малювання, коли ви досить молоді, у вас є багато наздоганяти робити. Смерть нейронів і все таке.

Малювання - це визнання складності світу. Коли я викладаю малювання, я кажу своїм студентам, що бачення (і думка) - це сукупний процес. Ви не можете побачити складний натюрморт, створений за п’ять хвилин, ви бачите лише його проблиск. Я використовую приклад знака СТОП. Ви бачите лише стільки знака STOP, скільки вам потрібно знати, щоб зупинитися. Якщо ви дивитесь на нього досить довго, ви бачите візерунок у світловідбиваючому пластику або металі, з якого він виготовлений, ви помічаєте, вицвів він чи є мікросхема на "S." Тоді якийсь мудак позаду вас в Audi лягає їм на ріг.

Пітер Пауль Рубенс, Етюд для фігури Христа на Хресті, c. 1610 рік

КР: Ви коли-небудь зустрічали хорошого художника, який зневажливо ставився до малювання? І будь-який художник, який справді не звертає уваги, визнає це?

МБ: Жоден хороший художник не зневажає малювання. Це було б як хороший музикант, який відкидає ноти. Але я стикався з багатьма людьми, які розширюють визначення того, що таке бути художником, до такої міри, що діяльність художнього мистецтва стає категорією без визначення.

Я зустрічав художників, які можуть стверджувати, що не можуть, але вони не зневажливо ставляться. Це скоріше скромні речі. У деяких художників існує така смішна провина, коли вони відчувають, ніби їм не дозволяється просто викрутити гарний малюнок - вони повинні якось підкорити його. І це добре. Якщо вони можуть зірвати традицію, демонструючи мені, що вони мають контроль над цією традицією, я думаю, що це та частина кістки, де знаходиться гарне м’ясо. Це радикально. У певній декваліфікованій авангардистській точці зору є іронія, яка має бути радикальною, але на практиці стає своєрідним протестантським іконоборством, яке забороняє майстерність або талант. Але все більше і більше я намагаюся не скрипити зубами з цього приводу і просто ігнорую мистецьку ідеологію, яка викликає у мене нетравлення. З моєї точки зору, я бачу, що ставлення до майстерності в цілому і до малювання зокрема змінюється. Ви можете так довго подавати людям суп і називати це мистецтвом. Люди завжди знову зголодніють.

Бріджит Райлі, Дослідження для Blaze, 1962

CR: Певною мірою те, що ви викладаєте тут, схоже на ставлення до живопису. Очевидно, що малювання та малювання дуже різні, і багато людей, які вміють і малюють, ніколи не беруться за живопис. Але коли ви згадуєте про «некваліфікований авангард», який циклічно вмикається і згасає, ви можете говорити про тренди (або «тренди») в живописі. "Люди завжди знову голодні". Для чого саме? Зміст, розповідь, фігурація, впізнавана гуманність? Якщо так, то як малюнок служить цьому?

Мельхіор Лорк, Черепаха та вид на приморське місто, обнесене стінами, 1555

МБ: Я насправді не впевнений (хоча ви, можливо, зможете переконати мене), що "де-кваліфікація" у живописі, малюванні чи скульптурі чи більшості будь-яких видів мистецтва циклічно входить і виходить. Я думаю, що це було досить міцним стандартом для мого життя. Викладачі на моїх уроках малювання та живопису, коли я здобував ступінь бакалавра (за одним винятком), ніколи не навчали мене жодній техніці. Такі речі, як кількість лляної олії або води, щоб додати до фарби, або як розбити зображення чи предмет на основні форми, дивлячись на нього, або те, як досягти тієї чи іншої текстури на малюнку, майже повністю ігнорувались. Я думаю, це вважалося "академічним", що є кодом для консервативних. Лише в класі акварелі мене навчили деякій техніці. Мені довелося екстраполювати з цього класу акрил, а потім олію. Я думаю, що це є стандартом у художній освіті принаймні з 70-х.

Коли Керрі Джеймс Маршалл був в Отісі, він підняв смерд, бо спостерігав, як свідоме, ідеологічно розмине делігітизація відбувається як питання політики прямо на його очах. Він був такий злий, що вирішив не піти в аспірантуру після того, як залишив Отіс.

Малювання трохи відрізняється. Люди, як правило, виявляють більш природні здібності; живопис більш опосередкований. Але навіть у малюванні, введення деяких основних прийомів і принципів щодо того, як підходити до малюнка - навіть абстрактного малюнка - може врятувати студентські роки базікання в темряві. Також правда, що деякі люди просто не вміють малювати чи малювати. Я думаю, світові також потрібні адвокати.

Весь авангардний сад на початку 20 століття від Кандінського до Дюшана та Пікассо міг насправді малювати та малювати з реальності. Я згоден з Робертом Хьюзом, що художники повинні заслужити "... право на радикальні спотворення в рамках безперервної традиції ...". Ви заробляєте це право, навчившись малювати.

Я не кажу, що всі повинні перетворюватися на Дивного Нердрума. Моя робота навряд чи є академічною, хоча, думаю, багато людей сказали б, що вона є. Я часто користуюся проекторами і завжди маю справу зі спотвореннями, хоча комп’ютер усунув. Але я серйозно стикаюся з формальними проблемами. Чи маю діапазон цінностей, який привертає увагу? Чи використовую я маркування таким чином, щоб забезпечити неймовірну різноманітність текстур у світі? Чи сидить мій малюнок, яким би політично коректним він не був, а може бути і не схожий на стару сіру каламуту на стіні? Те саме стосується живопису. І скульптура. І кіно, і фотографія.

Для мене зміст, розповідь та тематика є важливими, але менш важливими, ніж офіційні відбивні. Вони навіть не роздільні. Техніка інформує зміст і навпаки. Вони харчуються одне одним. Але я навіть не можу зацікавитись якимись цими речами, якщо предмет нудний. І знову ж, я думаю, що малювання, принаймні в образотворчому мистецтві, там, де все починається.

Метафора про їжу смішна, тому що нещодавно я читав статтю про падіння французької кухні в США, і це узурпація італійською та китайською кухнею. Автор виклав випадок, що кухня переживає цикли, в яких вона ускладнюється і надмірно розробляється, і нарешті закінчується якось грубо і безглуздо. Тоді простота та чесні інгредієнти відкриваються заново. Пережарення, або недостатнє варіння, як у випадку з більшістю малювання та фарбування, набагато складніше врятуватись, якщо ви не заливаєте тарілку густим підливим соусом складної політичної теорії.

Джованні Баттіста Піранезі, Інтер’єр кругової будівлі, 1752–60

КР: Для мене одним із справжніх спокушань малювання (погляду на нього) є його безпосередність та близькість. Я припускаю, що оскільки більшість із нас в один момент поклали на папір ручку, олівець, вугілля чи олівець, ми знаємо, як це робити. Це в пам’яті нашого тіла, навіть якщо ми не продовжуємо малювати протягом усього життя. Це дає малюванню - навіть більш конкретно, ніж загальна категорія робіт на папері - - відчуття для глядача більш безпосереднього контакту з художником, його намірами, його процесом. Коли це малюнок, який стає досить публічним, це схоже на тісний зв’язок між художником та глядачами, а коли він менш публічний, це здається таємницею. Як запис у журналі, до якого ви знайомі. Деякі малюнки в шоу в Нью-Мексико майже напевно ніколи не мали на меті оприлюднюватись, і було щось майже трансгресивне в тому, щоб побачити фактичні сторінки з ескізного майданчика Рембрандта, де він розробляє дослідження композицій та облич. Я не можу подумати про інший вид мистецтва подібним чином, хоча найближчим іншим, що ми маємо з точки зору інтимності та спілкування у всіх цих сенсах, було б написання. Ви пишете і малюєте.

Майкл Бісе, Людська комедія, 2016

МБ: Я не шанувальник стирання меж - це те, коли художник каже, що його картина насправді є фільмом, або художник-інсталятор намагається переконати вас, що вони живописець, - але малюнок, який я роблю, повністю базується на живописі . Я намагався підняти малюнок до історичного статусу живопису. У цьому сенсі мій малюнок набуває показну якість живопису з великою літерою "П." Малюнок з великою "D." Це не обов'язково добре.

Я не роблю ескізів чи попередніх креслень. Моя робота уникає тієї близькості, яку ви бачите в ескізі Рембрандта, але те, що ви бачите на одному з моїх закінчених малюнків, відбувається в режимі реального часу. Я не планую багато. Я втягую себе в кути і поза ними. Іноді я не виходжу з кута. Моя тематика завжди автобіографічна. У цьому сенсі безпосередність середовища та безпосередність предмета пов’язані.

Мені важлива незалежна якість малювання, про яку я згадував раніше і на яку ви щойно посилалися. Існує досить пряма лінія від думки до мітки. Я можу і малювати, але за останні 12 років мені не хотілося брати в руки пензлик. Існує утопічна ідея, згідно з якою кожен може малювати «по-своєму», і це випливає з того, що, як ви сказали, кожен каракулює та каракулює. Не всі малюють. Я думаю, що універсальність малювання є тим, чому він служить воротами для створення мистецтва. Я, як я цинічний, думаю, що прихильний до цієї ідеї більше, ніж інколи хочу визнати.

Я малюю краще, ніж пишу. І це потрапляє у мене в біду. Я ніколи не брешу, коли малюю, але іноді брешу, коли пишу. Я менш вільно пишу, ніж малюю, і іноді кажу речі, які не маю на увазі. Або сказати речі, які я маю на увазі неправильно. Папка на моєму робочому столі, куди я зберігаю свої стовпці, має назву «Писати за гроші». Я не впевнений, що писав би, якби мені не платили. Я буду малювати на своєму смертному одрі.